GENIO & FIGURA

Segunda parte del video en donde el conductor de noticias mexicano Jacobo Zabludovsky entrevista a Salvador Dalí en Port-Lligat, en el mes de noviembre de 1971.


Salvador Dalí tenía muchas contras: era un tipo soberbio, con mal genio y poco amigos. Además, era un pintor mediocre que estuvo con su pincel y paleta en el cuadro justo. Entre las virtudes que se le recuerdan, está la de detectar a los idiotas que se le cruzaban por el camino. Con ellos, no tenía piedad y se encargaba de denigrarlos.

En este caso, la víctima fue el periodista de la televisión mexicana Jacobo Zabludovsky. Si hubiera que escribir un decálogo periodístico sobre las preguntas que no se le deben hacer a un entrevistado, estarían todas contenidas en este video. A pesar de ser bastante largo (más de 8 minutos) lo más jugoso transcurre en los últimos pasajes.

A modo de anticipo, una pequeña trascripción del diálogo.
-¿Maestro, un pintor necesita ser dibujante o es apenas una base?
(seco, sin dejar de mirar unos dibujos que está firmado)
-Eso no lo respondo porque está en lo manuales de arte. Otra pregunta que sea más inteligente y acabamos.
-A mí me cuesta mucho trabajo, ¿usted quiere hacer alguna declaración?
-Ninguna. Ustedes son los que quieren que hable. A mí me basta con firmar.
(Jacobo toma aire y vuelve a interrogar)
-¿Maestro, en que se realiza mejor su genio, en pintura, escultura, el grabado, en las joyas, en qué tipo de manifestación artística?
-Prepárese, mi amigo, porque es lo último que voy a responder. No es en la pintura, ni en la escultura, la acuarela, el grabado o las joyas (de pronto se para bruscamente y le grita) EN LA COS-MO-GO-NIA.

SEGUIR LEYENDO...

EL ERMITAÑO

Christopher McCandless, en un viaje Antecedentes. Con apenas cuatro películas, incluyendo Into the Wild, Sean Penn es uno de los tantos actores, devenidos en directores, cuyos logros no están a la altura de su nombre. Uno siempre espera más de un actor fibroso que alcanzó fama mundial en los 90’, por una seguidilla de buenos papeles (Carlito's Way - 1993; Dead Man Walking – 1995; She's So Lovely - 1997 y U Turn -1997) pero que en los últimos años, se fue diluyendo en producciones insubstanciales (All the King's Men - 2006) o desafíos para los que no estaba preparado (I Am Sam - 2001). Quizás, su carácter taciturno y la declarada antipatía en contra de George W. Bush, le hayan creado un mito a su alrededor que no logra sustentar artísticamente. Acaso su anterior realización, The Pledge (2001), fue lo más parecido a un éxito comercial como director. El resto, o nadie las recuerda o son apenas una mentira que fomenta IMDB.


De qué va. Centrada en la vida real de Christopher McCandless (o Alex Supertramp) un joven aventurero de 22 años, hijo de una familia acomodada que acaba de graduado con honores. Sin notificar a sus padres, amigos o hermanos, se embarca en un periplo para llegar a Alaska de mochilero y cumplir un sueño. En el camino se cruzará con diferentes personajes que irán influyendo en su comportamiento.

Al hueso. Si hubiera que marca el mayor contrapeso que debe soportar Into The Wild, este sería sin dudas, su excesivo metraje. Muchas de las tomas podrían haberse editado, a favor de una mayor fluidez, o directamente cortado por lo sano. Hasta la primer hora de historia, uno se pregunta si está vCatherine Keener y Emile Hirschiendo una película de Sean Penn o se equivocó de canal y pasó a un documental de la National Geographic. Los paisajes naturales son hermosos vistos a través del lente del francés Eric Gautier, que pasea por toda la costa oeste de Norteamérica, incluidos México y Canadá. Pero cuando el fuerte de la trama se apoya en cangrejos que se arrastran por la arena, gaviotas que surcan las olas, osos que se desplazan en dos patas, las imágenes termina por volverse monótonas, lentas. Tampoco ayuda a sostener el hilo argumental los constantes flashback y flashforward, acaso para borrar todas las huellas de un presente demasiado llano. La banda sonora está a cargo de Eddie Vedder y tampoco escapa al letargo general que plantea la historia. Como es de esperar, la cuestión filosófica estará presente con la machucada premisa de la libertad individual y el rol que cumplen los padres dentro de esta sociedad.

En definitiva. Con toda esta carga a sus espaldas, el filme tiene algunos destellos de simpatía y, salvo algún que otro plano superficial, nunca llega al punto de volverse insoportable. Tan amena como trivial, tan extensa como olvidable.
Score 5/10


TITULO: Into the Wild
ESTRENO: (sin fecha en Argentina)
ORIGEN: Estados Unidos
AÑO: 2007
DURACION: 140 minutos
DIRECTOR: Sean Penn
REPARTO: Emile Hirsch (Christopher McCandless), Marcia Gay Harden (Billie McCandless), William Hurt (Walt McCandless), Jena Malone (Carine McCandless), Catherine Keener (Jan Burren), Hal Holbrook (Ron Franz), Kristen Stewart (Tracy), Vince Vaughn (Wayne Westerberg), Brian Dierker (Rainey).
GUIÓN: Sean Penn; basado en el libro "Hacia rutas salvajes" de Jon Krakauer.
MÚSICA: Eddie Vedder
FOTOGRAFÍA: Eric Gautier
WEB OFICIAL:
www.intothewild.com/

Más comentarios




SEGUIR LEYENDO...

POR UN PUÑADO DE SPONSORS

En sus orígenes, el rock fue concebido como un movimiento contestatario que no dudó en levantar la voz cuando se producían abusos, se relegaba el aspecto social o se traicionaban los valores nacionales. El caso emblemático fue la guerra de Vietnam, donde un grupo de músicos se subió a un escenario para reclamarle a su gobierno el cese de la matanza injustificada y la protesta terminó con un movimiento cultural llamado hippismo que pregonaba el amor en lugar de la guerra.
Es cierto, los años 60 fueron símbolo de rebeldía juvenil. El contexto sociopolítico ayudó a generar este clima de agitación y la música era un elemento aglutinador. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, quedaban sobre el tablero dos bloques hegemónicos: la URSS y Estados Unidos, dando inicio a la Guerra fría. A esto hay que sumarle hechos tales como la construcción del Muro de Berlín, el auge del Che Guevara como figura libertaria, la Revolución Cultural proletaria en China y el Mayo francés.

En la Argentina, bandas como Los Gatos, Almendra, Manal, Sui Genesis, Vox Die, apuntaron el acero de sus letras hacia la armadura del gobierno de facto. Y la nave se sacudió. Para amordazar los acordes, los artistas fueron perseguidos, encarcelados y golpeados. Sólo porque creían que algo se podía cambiar con sus letras. Eran jóvenes e ilusos y no pensaban ni siquiera en ganar dinero. Se conformaban con tener un público que los siguiera a todas partes (la expresión “yo te sigo a todos lados, siempre voy descontrolado” no fue un invento del fútbol).


¿Como se pasó de aquella ideología de clases a una facturación millonaria, que sólo patalea cuando los contratos no son redituables o la piratería amenaza su monopolio? Es algo que muchos sesudos investigadores tratan de explicar. La mayoría le apuntan a la modernidad y hacen foco en la sociedad de consumo, cuyo modelo de rockero triunfador es aquel que vive en una mansión fortificada y viaja en limusinas de vidrios polarizados.

Si se trata de echar culpas, el gran estafador del rock fue Malcolm McLaren, quien desde una ventanilla inventaba a los Sex Pixtol y en la otra vendía la ropa tajeada que vestían esos muchachos con penachos de colores y colgaban pesadas cadenas alrededor del cuello.
El concepto de merchandaising nació acaso en el año 1986, cuando los Run DMC, en un concierto gritaron “¡Rock your Adidas!” y todos lanzaron sus zapatillas al aire. Nacía de esta forma el primer acuerdo millonario entre una marca y un grupo de música. Así, las alianzas entre el ghetto de la música negra y las marcas de lujo (Nike, Mercedes Benz, Marc Jacobs, Gucci) se hicieron populares. Hasta que los gansta olfatearon el negocio y empezaron a vender sus propias colecciones de ropa.
Entre los casos más célebres están Snoop Dog, 50 Cents, Nelly, Ludacris, Ja Rule y Kanye West.
Y si en los Estados Unidos el negocio estuvo bien clarito desde un principio, en la Argentina, como ocurre en casi todos los órdenes, los arreglos se hacen a la luz de un farol. Como si fuera indigno que los autores hablen de sus ganancias, lo que cobran por musicalizar una propaganda o tocar para una determinada marca. En el país del Norte, todo el mundo sabe cuánto factura cada estrella de la música y de donde provienen sus ingresos.
Sea por el efecto Cromagnon o por falta de creatividad, el rock nacional se está hundiendo en su propio arreglo. Pero los artistas están felices porque hasta cuando se dan un chapuzón en la playa tienen un auspiciante. Y ahora, el público no va a escuchar como suena tal grupo sino a un recital con nombre de teléfono o un proveedor del servicio, en un estadio que tiene nombre de gaseosa o bien a un festival que hace referencia a una cerveza. Que la música siga sonando y el que no tenga efectivo, puede pagar con la tarjeta de un banco, que tiene importantes descuentos.

SEGUIR LEYENDO...

EL PATRIOTA

Julia Roberts, se arregla Antecedentes. Entre la troupe de directores que cumplen a rajatabla con los parámetros dictados por la industria, se cuenta Mike Nichols. El premio a la obsecuencia no es moneda para mendigos. Al hombre le consiguen las estrellas que solicita, un presupuesto casi ilimitado y mucha publicidad. Así saca adelante La Guerra de Charlie Wilson.
En compensación logra un producto respetable, que coquetea con lo prohibido y termina en la cama con la ley. Desde la pacata pero soñadora Closer (2004), varios episodios de la serie Angels in America (2003), hasta ese bodrio irreverente llamado Primary Colors (1998). Se podría decir que está haciendo carrera. Lo que nadie pudo explicarse es hacia donde escapa.

De qué va. Historia real basada en la novela de George Crile, ambientada a principios de los ochenta, auge de la guerra fría. La historia se mete en la vida del congresista texano Charlie Wilson (Tom Hanks), una mujer de la alta sociedad de Houston, que defiende causas humanitarias (Julia Roberts) y un agente de la CIA (Philip Seymour Hoffman) que sueña con las conspiraciones.

Al hueso. Como en esos relatos que se tejen intrincadas relaciones, donde la confusión y el desconcierto son una estructura elemental de la trama, así arranca el filme. La estrategia es no sólo tePhilip Seymour Hoffman con Tom Hanksntar la curiosidad del espectador sino invitarlo a encontrar una salida del laberinto argumental. Todo este manejo dura unos cuarenta minutos. Una vez que el horno está encendido, el resto es pan comido en la boca. Los sucesos se vuelven previsibles, los personajes pueden desarrollar sus rasgos y lentamente va adquiriendo ritmo. Un mérito de la dirección son las pinceladas de humor, crítica social y misericordia que se van trenzando finamente. Pero como en todo filme financiado por las grandes corporaciones, todo termina en un absurdo alarde de patriotismo, al mejor estilo Oliver Stone.

En definitiva. Divertida y atrapante, apoyada en un trío protagónico muy reconocido, con correctas actuaciones y una filmación aceptable. ¿Qué más se puede pedir entonces?
Score 6/10


TITULO La Guerra de Charlie Wilson
ORIGINAL Charlie Wilson's War
AÑO 2007
DURACION 97 min.
DIRECTOR Mike Nichols
GUION Aaron Sorkin (Libro: George Crile)
REPARTO Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Ned Beatty, Emily Blunt, Om Puri, Brian Markinson MUSICA James Newton Howard
FOTOGRAFIA Stephen Goldblatt
WEB OFICIAL www.laguerradecharliewilson.es/

Más estenos y cartelera de cine

SEGUIR LEYENDO...

FUERZA BRUTA

Bruce Lee pelea contra Chuck Norris De los héroes norteamericanos de acción, ninguno logró calar en el público como Chuck Norris. Incluso, dos de sus imitaciones menos logradas, hablamos del belga Jean-Claude van Damme y del muchacho recio de Michigan, Steven Seagal, lo reconocen como su modelo.
Los tres son eximios profesores de artes marciales, claro que ninguno logro enfrentar al maestro Bruce Lee en una batalla a muerte. Quizás su inexperiencia o acaso la osadía juvenil lo plantó en una pelea final en Way of the Dragon (1972).
Esto, sumado a su carácter ingobernable y su musculatura acerada, lo convirtieron en un obstáculo para aquellos mercenarios que amenazaban la insignia patria (yanqui, no). Pronto el hombre se convirtió en leyenda y en torno a su figura se levantaron las proezas más descabelladas, incluso algunos críticos literarios equiparan sus gestas con las de El Mio Cid. Algunas serán verdad, otras, quién sabe.

A continuación, una recopilación de las hazañas más memorables.

-No existe la selección natural, sólo una lista de criaturas a las que Chuck Norris deja vivir.
-Los asteroides son aquellos cuerpos celestes a los que Chuck Norris no les dio una patada giratoria.
-Chuck Norris creó el cielo y la tierra en un día y amenazó a Dios para que los decorara en seis días.
-Las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer. Lástima que él jamás haya llorado.
-Si Chuck Norris va llegando tarde a cualquier parte, más le vale al tiempo ir más despacio.
La gente normal se pone pijamas de Superman... Superman se pone pijamas de Chuck Norris.
-Chuck Norris ha contado hasta el infinito, dos veces.
-El universo no se expande, huye de Chuck Norris.
-Chuck Norris se murió hace 10 años, pero la Muerte no ha tenido el valor de decírselo.
- Los dinosaurios se extinguieron porque uno de ellos se metió en problemas con Chuck Norris
-En la última página del Guinness dice que todos los records fueron realizados por Chuck Norris, aquellos que aparecen listados, son los que más cerca le llegaron.
-No hay mentón tras la barba de Chuck Norris. Tan sólo hay otro puño.
-La principal exportación de Chuck Norris es el dolor.
-Si puedes ver a Chuck Norris, él puede verte. Si no puedes ver a Chuck Norris, puede que estés a sólo unos segundos de la muerte.
-No hay teoría de la evolución, solo una lista de criaturas a las que Chuck Norris permite vivir.
-Cuando Chuck Norris va a donar sangre no usa agujas, pide una palangana y un cuchillo.
-Chuck Norris ha estado en Marte, por eso no hay signos de vida en ese planeta.
-Si mientras estás leyendo estas frases te ríes, ten cuidado, Chuck puede estar escuchando....

Para seguir consultando
  • Santuario oficial
  • Más proezas
  • Homenajes
  • En IMDB
  • SEGUIR LEYENDO...

    DONDE HUBO FUEGO

    Cuando alguien toca el cielo mejor colgarse de sus alas. Más allá de esta metáfora de autoservicio, que poca gracia le causaría a Icaro, algo similar ocurre con el reciente estreno de Petróleo Sangriento (There Will Be Blood - 2007), del queridísimo Paul Thomas Anderson. Aprovechando que la película reparte confites, es un buen momento para hablar de Upton Sinclair (EEUU, 1878-1968) autor en el que se basó el filme.

    El mismo que en el año 1943 obtuvo un premio Pulitzer por “Los dientes del dragón” y comentó irónicamente "Yo apunté al corazón del público, y por accidente les di en el estómago" (cualquier relación con “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”, es pura coincidencia).
    Sinclair junto a su esposa.

    Durante muchos años, Upton Sinclair fue uno de los autores estadounidenses más leídos en el mundo. Escribió cerca de noventa libros y sus obras se tradujeron a más de cuarenta y siete idiomas. Prueba del fervor que despertó fue la cantidad de filmes que él mismo adaptó en la década del veinte (¡Que Viva Mexico! - Da zdravstvuyet Meksika!- 1979; Time in the Sun -1940; Death Day – 1934; Eisenstein in Mexico – 1933; Thunder Over Mexico -1933; ¡Que viva Mexico! – 1932; The Jungle - 1914). Aunque como también le ocurre a los inmortales, lentamente, fue aceptado por el olvido.

    Mucho antes de las doctrinas sartrianas y la llegada del macartismo, Sinclar fue candidato por el partido socialista y una figura emblemática para la clase obrera. Cuando entendió que era imposible conquistar el voto conservador, se alió con los demócrata y anunció un plan para erradicar la pobreza (E.P.I.C., por End Poverty in California), que buscaba entregar tierras a los trabajadores agrícolas desempleados para formar una cooperativa rural. Sacó ventaja en las elecciones primarias, pero la plana liberal temiendo la llegada del zurdaje se unió para vencerlo. Y como Upton tampoco logró el apoyo del presidente Franklin D. Roosevelt, fue ampliamente derrotado.
    Niños que trabajaban en las minas de carbón. Fotografía de Lewis W. Hinesin PittsPor este compromiso social, no es casual que en la Rusia Soviética haya ocupado el tercer escalón en popularidad, detrás de Jack London y Mark Twain. Sus libros King Coal (1917), The Brass Check (1919), The Goose Step (1923) y Oil! (1927), constituyen un alegato histórico sobre la arbitrariedad industrial de la época. Con Worlds End (1940) arrancó una serie de novelas centradas en Lanny Budd, un gentilhombre cosmopolita, que viaja por todo el globo con el fin de reseñar los acontecimientos mundiales en la primera mitad del siglo XX. Otros títulos de la serie son Between two Worlds (1941); Dragons Teeth (1941), Wide is the Gate (1943), Presidential Agent (1944), Dragon Harvest (1945), A World to Win (1946), Presidential Mission (1947), One Clear Call (1948), O Shepherd Speak! (1949) y Return of Lanny Budd (1953).
    Además de la política y la literatura, fue un gran aficionado a la música, el cuidado del físico y la telepatía. Qué mejor oportunidad para volver a resucitar su obra de un estante.

    SEGUIR LEYENDO...

    MISS SARAJEVO

    Antecedentes. Luego de los aceptables resultados cosechados con The Matador (2005), Richard Shepard vuelve a Hunting Party en su doble papel de guionista y director. La historia de estos corresponsales de guerra, está basada en un relato del periodista Scott K. Anderson publicado en la revista Esquire en 2001.

    Estos corresponsales (entre los que estaban el autor de The Perfect Storm, Sebastian Junger, y, el escritor de Shot Through the Heart, John Falk) que pasados cinco años de la guerra de los Balcanes, retornan a Sarajevo para intentar un reportaje al criminal de guerra Radovan Karadicz, que en el filme se lo sustituye por el apodo de El zorro.

    De qué va. Dos corresponsales de guerra que trabajan para un canal de televisión, el camarógrafo Duck y el periodista Simon Hunt, se trasladan a las zonas de combate para cubrir las noticias: desde Bosnia hasta Irak, desde Somalia hasta El Salvador. Los dos compartieron miles de conflictos, obtuvieron premios y el reconocimiento de la audiencia. Hasta que en Bosnia van por el premio mayor.

    Al hueso. Su punto a favor es que sabe enhebrar el humor y la acción en dosis parejas, algo que a muchos clasificadores de género les resulta insultante, porque argumentan que no es comedia ni acción (booshit). Lo triste es que la película no pretende ser tomada en serio y se conforma con poco. Cualquier denuncia o contenido social que pueda insinuarse, está pura y exclusivamente al servicio del entretenimiento.
    A Shepard no le interesa el cine de Ken Loach ni contar los sucesos con la pasividad de Abbas Kiarostami. Su objetivo está claro, filmar rápido y que el cheque llegue sin demoras a su cuenta.
    Quien busque algo distinto, se equivocó de canal.

    En definitiva. Entretenida de principio a fin, con mucha acción y humor aunque sin lugar para la reflexión. Como comer una rica hamburguesa con papas fritas. Nada más.
    score: 6/10


    TITULO: Corresponsales en peligro (en Argentina)
    ORIGINAL: The Hunting Party
    ESTRENO: 20 de marzo (en Argentina)
    ORIGEN: Estados Unidos
    AÑO: 2007
    DURACION: 96 minutos
    DIRECTOR: Richard Shepard
    REPARTO: Richard Gere, Terrence Howard, Jesse Eisenberg, James Brolin, Diane Kruger, Joy Bryant
    GUIÓN: Richard Shepard
    WEB OFICIAL:
    http://thehuntingpartymovie.com/

    SEGUIR LEYENDO...

    LA GRAN COMILONA




    Algunos ven en La última cena, el secreto ancestral del cristianismo, para otros, sólo un mural de época con más belleza que simbolismo. Lo cierto es que esta pintura encargada por Ludovico el Moro para el refectorio del monasterio de Santa Maria delle Grazie, en Milán, es considerada la obra máxima de Leonardo Da Vinci. La misma, fue concebida entre los años 1495 y 1497. Desde entonces, miles de interpretaciones y miradas han intentado decir lo que las figuras aun callan.

    Desde la compadrada de Dan Brown y su Cristo mediático, hasta el sadismo insaciable de Gibson (The Passion of the Christ - 2004) o la fina ironía de Stacy Title (The Last Super – 1995), el cine se apropió de esa idea de banquete en donde siempre se traiciona una amistad o es el preámbulo para un largo viaje. Ladys & Gentelment, la modernización de un significado o la profanación de un significante. Como Vd. gusten.

    SEGUIR LEYENDO...

    LOS EXCENTRICOS WHITMAN

    Antecedentes. Se sabe, entre las obsesiones más recurrentes de Wes Anderson está la fascinación por los viajes en medios poco convencionales (The Life Aquatic with Steve Zissou - 2004), la conflictiva relación familiar (The Royal Tenenbaums - 2001) y las adversidades que acechan a los genios (Rushmore -1998).
    Tres genuinas angustias que llevan el sello indiscutible de J. D. Salinger, un escritor que supo transmitir sus inquietudes a toda una generación de norteamericanos. Se podría decir que Darjeeling Limited es una perfecta síntesis de todos aquellos trastornos y por tanto, un cierre redondo para una trilogía despareja. Y para llevarlo adelante, nadie como su habitual tripulación, en este caso, Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman , Anjelica Huston y en una minúscula participación del siempre rendidor Bill Murray.

    De qué va. Narra la historia de los tres hermanos Whitman que han roto relaciones y para fortalecer los lazos familiares deciden emprender un viajar a la India. Francis, el hijo mayor propone que la excursión sea en el “Darjeeling Limited”, una línea ferroviaria que atraviesa todo el país y asume la tutela de los otros dos. El eje de aquella peregrinación será la muerte de su padre y la desaparición de la madre.

    Al hueso. Las películas de Wes Anderson, como tantos otros autores de guión, no conocen términos medios. O se lo odia con todos los colores o se le prenden saumerios en su honor. Los personajes de sus historias son entre desposeídos y excéntricos. El antecedente de esta historia es un corto de 12 minutos llamado Hotel Chevalier, que fue concebido para darle mayor empuje al personaje de Jack Whitman, interpretado por Jason Schwartzman. En algunos países se dio antes de la proyección del filme y en otros, va a salir en el DVD como material extra. La protagonista femenina es Natalie Portman y uno de los alicientes para verlo es que la muchachita hace un desnudo completo.

    En definitiva. Una historia delirante pero amena, que va a dejar muy satisfechos a sus seguidores y mantendrá la cara estirada de sus peores enemigos.
    Score: 7/10

    TITULO: El camino de Darjeeling
    ORIGINAL: Darjeeling Limited
    ESTRENO: 20 de marzo (Argentina)
    ORIGEN: EE.UU
    AÑO: 2007
    DURACION: 91 minutos
    DIRECTOR: Wes Anderson
    REPARTO: Owen Wilson (Francis), Adrien Brody (Peter), Jason Schwartzman (Jack), Anjelica Huston (Patricia), Amara Karan (Rita), Camilla Rutherford (Alice), Irrfan Khan (Padre del pueblo).
    GUIÓN: Wes Anderson, Roman Coppola y Jason Schwartzman
    FOTOGRAFÍA: Robert Yeoman
    WEB OFICIAL: www.foxsearchlight.com/thedarjeelinglimited




    Más estenos y cartelera de cine




    SEGUIR LEYENDO...

    QUIEN TE JUNA


    Para los que creen que nos ensañamos feo con Juno, vamos a demostrar que no tenemos nada con esa pobre chica con remera de chupetín. Así, aunque la banda sonora tiene pocos temas originales, hay que reconocer que es una recopilación efectiva, un tanto afeminados quizás, pero que no desentonan con el espíritu estudiantil del filme.

    El aire que se respira en cada track es sensiblero, con brisas de Lo-Fi que le otorgan esa placidez de domingo soleado. La cantante anti-folk Kimya Dawson es la que firma una mayor cantidad de temas. Y para surtir a la película de una buena variedad de estilos recurrió al arcón de sus proyectos anteriores con The Moldy Peaches y Antsy Pants. Otros de los que se suman en los créditos son Belle & Sebastian (con un track de Tigermilk); Cat Power, que retoca un viejo cover; Velvet Underground; Sonic Youth (cuyo tema salió en varios discos). También hay un cover de Anyone Else But You de Moldy Peaches, interpretado por los protagonistas Michael Cera y Ellen Page, que por suerte es el último de todos. Así que se puede saltear sin culpa.

    Lista de temas
    Barry Louis Polisar - All I Want Is You (2:37)
    Kimya Dawson - My Rollercoaster (0:53)
    The Kinks - A Well Respected Man (2:41)
    Buddy Holly - (Ummm, Oh Yeah) Dearest (1:53)
    Mateo Messina - Up the Spout (0:53)
    Kimya Dawson - Tire Swing (3:07)
    Belle & Sebastian - Piazza, New York Catcher (3:01)
    Kimya Dawson - Loose Lips (2:24)
    Sonic Youth - Superstar (4:06)
    Kimya Dawson - Sleep (0:52)
    Belle & Sebastian - Expectations (3:35)
    Mott the Hoople - All the Young Dudes (3:35)
    Kimya Dawson - So Nice So Smart (2:47)
    Cat Power - Sea of Love (2:20)
    Antsy Pants - Tree Hugger (3:14)
    The Velvet Underground - I’m Sticking with You (2:29)
    The Moldy Peaches - Anyone Else but You (2:58)
    Antsy Pants - Vampire (1:20)
    Michael Cera and Ellen Page - Anyone Else but You (1:56)
    The Moldy Peaches - Anyone Else but You (2:58)
    Antsy Pants - Vampire (1:20)
    Michael Cera and Ellen Page - Anyone Else but You (1:56)

    SEGUIR LEYENDO...

    DISPAREN A OSCAR (parte II)

    De comedidos, nomás, nos ponemos a hilar en fino algunas cuestiones referentes a las nominaciones a los Oscars. Y de paso, abrimos el juego de la votación y soltamos las apuestas.

    Actor
    Johnny Depp (por Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) Desde que se metió con Burton que viene hacienda esa mierdita de galán oscurito. Y como Hollywood está en contra de las copias (NO a la piratería) no lo va a tener en cuenta. Que lo mire por TV.
    George Clooney (por Michael Clayton) Es buen muchacho, simpático, pero que no pretenda ganar nada. Eso sí, lo queremos ver en las fotos. Nadie lo toma en serio.
    Daniel Day-Lewis (por There Will Be Blood) Serio, de carácter, con muchas posibilidades. Aunque la academia no premia a los chicos malos. El preferido.
    Viggo Mortensen (por Eastern Promises) Excelente en su papel de mafioso.ruso.buenito. El gran candidato.
    Tommy Lee Jones (por In the Valley of Elah) Se pone al hombro un kilo de plomo y lo lleva hasta el final. El que puede dar el golpe.

    Actriz
    Cate Blanchett (por Elizabeth: The Golden Age) Lindos trajes, excelentes peinados pero con eso no alcanza. Al calabozo.
    Julie Christie (por Away From Her) Viejita amorosa en papel decente. Por trayectoria y encanto, la candidata.
    Marion Cotillard (por La Vie En Rose) Ojitos de huevo no mueve los labios al cantar. Que le den por culo.
    Laura Linney (por The Savages) Una eterna presencia en este rubro. La bancamos a muerte. Pero no gana (jejeje).
    Ellen Page (por Juno) Un cuatro de copa total. Que les lleve el DVD a los de la puerta, para que la dejen pasar. Quien so piba (english, please, english).

    Director
    Julian Scnabel (por The Diving Bell and the Butterfly) Drama lacrimógeno con toques arty que siempre suma. Pero no arrima.
    Jason Reitman (por Juno) Tipo de suerte. Todavía no tiene asignado número de butaca. Lo mira desde la popu.
    Tony Gilroy (por Michael Clayton) No alcanza y no alcanza. La próxima macho. De verdad, la próxima.
    Joel y Ethan Coen (por No country for old man) A que se lo ganan. También, compite contra la cuarta de Cambaceres. Qué querés...
    Paul Thomas Anderson (por There Will Be Blood) El tapado. Puede dar el gran pijazo. Aunque su condición intelectual lo exime de ganar. El premio es sólo para cabezas huecas, dice la estatua en la base.

    SEGUIR LEYENDO...

    OPERA DE PLASTICO



    Para demostrar lo wuanaco que somos, clavamos una versión reduxe de La Traviata (hoy sin queso) del gran Giusseppe Verdi. La original estaba basada en"La Dame aux Camélias", de Alexandre Dumas (h.) pero a esta en dibujitos, todavía no le encontramos la vuelta. Esos sí, los bichitos de plastilina, una maza.

    El argumento de la posta, trata sobre la libertina cortesana Violetta Valery, quien queda derretida por el burguesito de Alfredo Germont, a quien la conoce en una partusa que organiza la naifa. Pero al viejo de Alfredo no le cierra este fato y le dice a la minita que por el bien de su hijo se tome el palo. Como para demostrar que ella le quiere locamente, se manda a mudar y le deja una carta en la que demuestra que además psicópata también le bailan algunas cuerdas.

    El tipo se pone de la nuca y atacado por los celos bardea mal a la tilinga. El viejo, que a la final no era tan garca le cuenta el arreglo que hizo en secreto. El Alfredo no lo puede creer y va corriendo a pedirle disculpas. Pero ya es demasiado tarde. La gorda yace
    tirada en un catre sudoroso, muy enferma y pese al mal aliento, el noble boludo la completa de besos. Igual, Violetta se caga muriendo y todos lloran. Hasta el viejo garca. Telón. Y a la mierda.


    Aplaudan!!!, vestias.


    SEGUIR LEYENDO...

    TRISTE Y SOLITARIO

    Antecedentes. Ganadora del Goya a la Mejor Película, La soledad es el típico producto de festivales montado sobre zuecos de plomo. Y es que a la trama le cuesta dar dos pasos seguidos, los segundos se vuelve minutos y cada plano es una penitencia a la ansiedad.
    Con una estética sobria, casi entrando en un terreno minimalista, los diálogos son parcos, casi desganados y nunca llegan a comunicar nada. Con una estética digna del más anesteciado Alexander Sokurov, el directo optó por escapar a todo movimiento de cámara, la montó sobre un trípode y a sudar. Tampoco recurrió a ninguna banda sonora, el único compás de fondo lo entrega el paisaje urbano.

    De qué va. Historias de mujeres solitarias. Adela es una joven separada que vive en un pueblo con su hijo de un año. Un día decide ir a probar suerte a Madrid y alquila un piso compartido. Antonia es una abuela que tiene un compañero de su edad y tres hijas mayores que la hacen el centro de sus vidas.

    Al hueso. Como hay películas para ver, también hay otras para experimentar o para presumir. Este es un filme que intenta transmitir la soledad, pero en lugar de usar un lenguaje convencional, prefiere expresarse a través de la soledad misma, cuya pronunciación más directa es la incomunicación. Esto hace que el filme pierda ligereza y como en un eterno loop, termine por morderse la cola. En lo visual la mayor innovación es un sistema denominado polivisión, que consistente en fijar dos cámaras en dos puntos distintos de un mismo espacio escénico, para después proyectar ambas imágenes simultáneamente sobre la pantalla dividida en dos mitades. Claro que es bonito, pero a la tercera vez que se lo utiliza empieza a perder frescura y se vuelve monótono, repetitivo.

    En definitiva. El que quiere divertirse, distraerse o cualquiera de las funciones básicas para las que está destinado el cine, no vaya. Los que quieran alardear o hablar de técnicas inexactas, tienen una gran oportunidad.
    Score: 5/10

    TITULO: La soledad
    ORIGEN: España
    AÑO: 2007
    DURACION: 130 minutos
    DIRECTOR: Jaime Rosales
    REPARTO: Sonia Almarcha Petra Martinez, Miriam Correa Nuria Mencia, María Bazán, Jesús Cracio
    GUION: Jaime Rosales. Enric Rufas
    MÚSICA: No tiene
    FOTOGRAFIA: Oscar Duran


    Más comentarios aquí

    SEGUIR LEYENDO...

    A BRODWAY [pre-malqueridos]


    Tim Burton y la opera en el cine:

    Si The Nightmare Before Christmas -1993 (a.k.a El extraño mundo de Jack) era un rompedero de huevos.

    Corpse Bride - 2005 (a.k.a La novia cadaver) era para matarse.

    Por qué creen que Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - 2008 (a.k.a Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet) puede ser interesante.

    Pregunta Final ¿Si a Tim Burton le gustan tanto los musicales? Por que no se deja de romper las pelotas, se instala en Broadway y de paso, se lleva al boludito de Johnny Depp al hombro. Ssssssss

    SEGUIR LEYENDO...

    CHICA PERSA

    Antecedentes. Persépolis está basado en una novela gráfica en blanco y negro, escrita e ilustrada por Marjane Satrapi (Rash, Irán, 1969). Este relato autobiográfico consta de cuatro tomos, aunque después se editó un volumen integral que los abarcó en su totalidad. El primero está centrado en la revolución y el inicio de las disputas bélicas (1979-1980).

    TITULO: Persépolis
    ESTRENO: 24 de abril (en Argentina)
    ORIGEN: Francia
    AÑO: 2007
    GENERO: Animación, drama.
    DURACION: 95 min
    DIRECTOR: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud
    Doblaje: Chiara Mastroianni (Marjane adolescente y adulta), Catherine Deneuve (Tadji, madre de Marjane), Danielle Darrieux (abuela), Simon Abkarian (Ebi, padre de Marjani), Gabrielle Lopes (Marjane niña), François Jerosme (tío Anouche).
    GUIÓN: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud; basado en las novelas gráficas de Marjane Satrapi.
    MÚSICA: Olivier Bernet
    WEB OFICIAL: http://www.persepolislapelicula.es/



    En el siguiente reflexiona sobre la guerra y abarca desde 1980 a 1984. El tercero trata sobre el exilio y la emigración (1984 al 1989). Y en el cuarto la autora retrata su vuelta a irán. La propia Marjane se encargó de dirigir el filme junto al joven cineasta y artista del cómic Vincent Paronnaud.
    Esta novelista es la única hija de una familia disidente de Teherán, que adhería a los principios revolucionarios antes de que adoptaran un carácter islamista. Todos los integrantes de la casa, sin excepción, luchaban contra la represión, las prohibiciones ideológicas, las doctrinas fundamentalistas, la imposición del velo femenino y el estallido de la guerra Irán-Iraq, que el nuevo régimen utilizó para consolidarse en el poder.

    De qué va. Marjane tiene nueve años y a través de sus ojos se narra la historia del pueblo Persa. Desde la asunción del shah Mohammad Reza Pahlavi, aliado de los Estados Unidos, su derrocamiento y creación de la República Islámica bajo el gobierno del ayatola Khomeini. Siguiendo con el exilio, la barbarie, los ocho años de guerra con iraq y el arraigo del régimen ortodoxo. Para escapar a toda esta locura, de adolescente viaja a Austria. Allí deberá enfrentarse a la soledad, sus propios temores y a ser considerada como una loca religiosa.


    cómic original de Persépolis

    Al hueso. El cine de animación francés, a diferencia del puritanismo compasivo que mueve a Pixar, Disney y DreamWorks, hace películas para adultos (no, no hay sexo), se debaten razones, se cuestiona la ética y cada centímetro del metraje tiene alguna justificación. Esta claro, la intención es divertirse pero también reflexionar.
    El caso de Persépolis es una pequeña obra de arte rodada en un blanco y negro opresivo, algo que se había llevado al extremo con el policial Renaissance (2006) de Christian Volckman. Los dibujos de tipo cómic, en algún punto comparable al humor y el estilo de Maitena, parecen aniñados, pero la solidez de la narración hace olvidar este detalle menor. Pese al dolor y el sufrimiento que recorren la trama, la protagonista en ningún momento juzga o se martiriza (algo que bien hubiera aprovechado Hollywood para movilizar el lagrimal). O cuando plantea el choque de oriente con occidente, evita todo maniqueísmo y no pretende demostrar las ventajas de una y el atraso de la otra.
    Acaso el aporte más original de Persépolis sean sus valores socio-políticos. De como una sociedad herida de muerte por una guerra interminable tiene fuerzas para seguir adelante y sueña con una reconstrucción.

    En definitiva. Para ver con la mirada de un niño pero con el corazón de un adulto. Una historia valiente, creíble que no deja caer la tensión del relato en ningún momento.
    Store: 8/10

    Bonus Track
  • Reportaje a Marjane Satrapi,con videos y dibujos originales (en inglés)
  • SEGUIR LEYENDO...

    VIENE SONANDO




    Al quebrar la sociedad Fugees cualquier oído sensible hubiera sospechado que la carrera de Lauryn Hill se iba a disparar por los techos. Más después de escuchar The Miseducation of Lauryn Hill (1998) un disco de R&B con la quietud de lo intenso. Pero inesperadamente la morocha se estacó.
    En 2002 editó su MTV Unplugged y se terminó. Hoy regresa con Mr Hill, un disco ameno, por el cual no va a ser recordada pero le sirve para que nadie se olvide de ella. Para cumplir con ese berretín de álbum con una larga lista de temas, recurre a su pasado (Cowboy’s, How Many EMCee’s, Guantanamera, Freedom y un remix de The Sweetest Thing) para hacer bulto. Que va hacer mi negra, cuando no hay no hay y punto.
  • Sitio oficial


  • El surfer hawaiano Jack Johnson es un muchacho divino. Va con su guitarrita a todos lados y te clava esos sonidos tan profundos mientras pierde la mirada en el horizonte. Bueno basta, por favor. Cuantos discos va a sacar con el mismo estilo playero. Te digo, en Sleep Through The Static te fuiste al carajo Jack. Chau.
  • Sitio oficial


  • A los chicanos de The Mars Volta se la agotó la batería de ruiditos raros y para The Bedlam in Goliat el Oscuro no le renovó el pacto de electricidad. Se la pasan a los gritos y no logran embocar una sola melodía que valga la pena ensayar. Igual, hinchaban un poco las pelotas, no.
  • Sitio oficial


  • Anda circulando un bootleg (edición no autorizada) de DJ Shadow & Cut Chemist, que no tiene desperdicios. The Hard Sell fue grabado en Barcelona y en entre pinchada y otra, se meten The Doors, Queen, Portishead y ritmos de flamenco. Una pinturita.
  • Sitio oficial


  • Cumplidora como pocas, Sia (Sia Fuller, no) logra lo que pocos con Some People Have Real Problems, que den ganas de esucharlo de punta a punta. Y eso que cuando uno mira la tapa del disco de esta rubiecita australiana tiene ganas de salir corriendo: mezcla de Xuxa con Diego Torres. Pero cuando entran a pasar los temas, mama mía, esa vocecita musical, los arreglos de jazz. Te da cosita, viste.
  • Sitio oficial

  • Los Boy Omega son una banda de suecos que dejan un rastro de melancolía en cada nota. Hace un tiempo atrás había lanzado un E.P (The Best Time Of The Year) que prometía. Pero quedó en nada. Un año más tarde desempacan Hope on the Horizon con vario de aquellos simples. Un trabajo sincero, que pierde algo de fuerza en algunos tramos y en otros vuelve a recuperar la garra. No apto para musicalizar una tarde gris de domingo.
  • Sitio oficial


  • Para el que todavía no los descubrió Dengue Fever es un sexteto que combina rapsodias camboyanas, con tonos de jazz, en un ecosistema psicodélico. Su nuevo lanzamiento, Venus On Earth es para escucharlo sólo o acompañado. Ideal para ocasiones especiales. NO te falla. Una barbaridad.
  • Sitio oficial




  • I'm Sixteen Dengue Fever

    SEGUIR LEYENDO...

    TE QUEMA EL COCO

    Hunter S. ThompsonSelf Portrait, In White Whale, Las Vegas, circa 1970s


    A Hunter Stockton Thompson jamás se le metió por el coco que pasaría a la historia como el creador del periodismo “gonzo”. Se lo recuerda como un tipo talentoso, pero también como alguien ventajero, borrachín y camorrero. Su toque de iluminación lo recibió en la revista "Rolling Stone" donde trabajó entre 1969 y 1974. Y aunque prefería ser nombrado con el honorífico titulo de "Doctor", no tenía un doctorado ni era médico.

    Una nota sobre la campaña presidencial de 1972 fue el disparador de su novela "Miedo y asco en Las Vegas", que fue llevada al cine por Terry William, con la participación de Benicio del Toro y Johnny Depp. En sus páginas, el eterno periodista, álter ego del autor en todas sus novelas, escoltado en esta ocasión por un abogado, se lanza con su Chevrolet descapotable a la conquista de Las Vegas.

    Considerado por muchos como el fundador del periodismo beatnik, fue testigo presencial de la politización del rock (cubrió las marchas contra Vietnam y la campaña de Nixon del ’72) y se infiltró en la banda de motoqueros Hells Angels, experiencia que le sirvió para componer un libro llamado Angeles del infierno: la extraña y terrible saga de las bandas forajidas de motociclistas, en 1966. Cuando estos muchachos (que se encargaban de la seguridad en los conciertos de la época) se enteraron de la traición de Thompson le exigieron un dinero y como el pago siempre era menos a lo acordado, terminaron por mandarlo varias semanas a un hospital.

    Su herramienta de trabajo consistía en una de las primeras máquinas de fax. Quienes lo conocieron dicen que la llevaba a todas partes y que era célebre por entregar sus artículos a última hora, casi ilegibles, a las oficinas de la revista ubicada en San Francisco, siempre demasiado tarde para editarlos y corregirlos, pero justo a tiempo para publicarlos.

    El primer uso de la palabra “gonzo” para describir el trabajo de Thompson fue de su colega Bill Cardoso, quien lo conoció en un micro que los llevaba a cubrir el comienzo de las elecciones presidenciales estadounidenses en New Hampshire y calificó un texto de Thompson de “gonzo puro”. La anécdota sobre el origen del concepto es más glamorosa y data del año 1970, cuando Thompson escribió una crónica llamada El Derby de Kentucky es Decadente y Depravado para una pequeña revista deportiva. Y cuando su editor le solicitó la reseña, le entregó los apuntes que había tomado, sin corregirlas ni organizar la información. Lo curioso es que ese mismo desorden fue publicado y recibió la felicitación de su jefe.

    Aunque en aquel entonces nadie registró el hecho, fue el primer artículo en donde Thompson utiliza las técnicas de los que posteriormente se convertiría en el Periodismo gonzo. Un estilo que plantea un acercamiento directo al objeto (la noticia), llegando hasta el punto de influir en ella, y haciendo del reportero una parte importante de la historia, como un actor más.

    Lo desgraciado del caso es que la historia no tuvo un final feliz. En un comunicado de prensa Juan Thompson, hijo del fallecido autor, informó que "el 20 de febrero de 2005, el doctor Hunter S. Thompson terminó con su vida disparándose en la cabeza en su recinto fortificado en Woody Creek, Colorado. Hunter guardaba celosamente su intimidad y rogamos que sus amigos y admiradores respetan esa intimidad y la de su familia". Que así sea.


    Más en
  • En Wikipedia

  • Página 12

  • Diario el Mundo

  • Thompson en IMDB

  • Galería de fotos

  • Organización Gonzo

  • Artículos y más links

  • SEGUIR LEYENDO...

    BANDERA PLANCHADITA, PLANCHADITA

    Antecedentes. Una de las especialidades del director Paul Haggis es dirigir o escribir guiones para películas que se suponen transgresoras pero que en realidad sólo escandalizan al público norteamericano. Todo un clásico a la hora de las nominaciones, ganó una estatuilla por Crash (2004) y llevó los textos de Million Dollar Baby (2004) más los bodrios patrióticos de Flags of Our Fathers (2006) y Letters From Iwo Jima (2006), estas tres últimas a las órdenes del fosilizado Clint Eastwood.El caso de In the valley of Elah vuelve con los rollos militares de “la mea culpa”. Esta vez la sociedad se golpea el pecho por la guerra de Irak.


    TITULO: La conspiración (en Argentina)
    ORIGINAL: In the valley of Elah
    ESTRENO: 6 de marzo (en Argentina)
    ORIGEN: Estados Unidos
    AÑO: 2007
    DURACION: 120 minutos
    DIRECTOR: Paul Haggis
    REPARTO: Tommy Lee Jones (Hank Deerfield), Charlize Theron (detective Emily Sanders), Frances Fisher (Evie), Susan Sarandon (Joan Deerfield), James Franco (sargento Dan Carnelli), Jonathan Tucker (Mike Deerfield), Jason Patric (teniente Kirklander), Josh Brolin (Buchwald), Wes Chatham (cabo Penning), Jake McLaughlin (Gordon Bonner), Mehcad Brooks (Ennis Long).
    GUIÓN: Paul Haggis
    WEB OFICIAL:
    www.inthevalleyofelah.co.uk

    De qué va. El señor Hank (Tommy Lee Jones) es un veterano de guerra con pasta de investigador, que indaga la desaparición de su hijo Mike, soldado que volvió de Irak y que inexplicablemente nadie sabe donde se metió. Con la ayuda de la detective Sanders (Charlize Theron) y el apoyo de su esposa (Susan Sarandon), irá recolectando pistas hasta desenmarañar el ovillo que plantea la trama.

    Al hueso. Desde que estalló la Segunda Guerra Mundial, hasta Vietnam, pasando por todas las incursiones armadas de los marines en los últimos veinte años, se hicieron miles de películas sobre el papel de policía mundial (como lo describe Michael Hardt & Antonio Negri en Imperio) que desempeña los Estados Unidos. Que lo de Irak es una vergüenza injustificada y que George W. Bush es un atorrante, no hace falta ver In the valley of Elah para darse cuenta. Aunque parece que muchos demócratas y republicanos se avisparon de esta verdad a gritos gracias a la astucia de Paul Haggis, que siempre está parado justo donde cae la pelota.

    En definitiva. Una dirección técnica impecable, un elenco de lujo, más la prolijidad suprema puesta en cada detalle, no alcanzan para apuntalar un filme que por momentos corre, en otros va al trote pero también se tropieza y cae. Una película correcta, que equivocó de pedal: cuando tenía que pisar el acelerador apretó el freno. Y todos se durmieron.
    Score: 5/10

    SEGUIR LEYENDO...

    EL MACHO ESTA DE VUELTA

    Antecedentes. Se sabe, el señor Silvester Stallone es un confeso admirador de las políticas de Estado llevadas a cabo por George W. Bush. Al señor Silvester Stallone le simpatizan los gobernantes republicanos. Conclusión. Al señor Silvester Stallone le gusta la guerra. Y eso es lo que hace en sus películas. Se inventa un enemigo, se carga dos o tres ristras de balas al hombro y sale a tumbar muñecos.

    TITULO: John Rambo
    ORIGINAL: John Rambo
    ESTRENO: 21 de febrero (Argentina)
    ORIGEN: Estados Unidos
    AÑO: 2008
    DURACION: 91 minutos
    DIRECTOR: Silvester Stallone
    REPARTO: Sylvester Stallone, James Brolin, Kim Dickens, Bruno Campos, Carrie Southworth
    GUION: Silvester Stallone
    WEB OFICIAL: www.mangafilms.es/johnrambo/


    No es casualidad que el auge de su personaje más sanguinario, el teniente John Rambo, haya alcanzado su mayor grado de notoriedad durante la década de los 80’, época en la que Roland Reagan (1981-1987) ocupaba la presidencia de los Estados Unidos. Incluso este vaquero devenido en político llegó a decir “Rambo es un republicano perfecto”. Tampoco es casualidad que cuando George Bush (1989-1993) padre se hizo cargo del gobierno y sin perder tiempo lanzó una ofensiva contra Irak, el musculoso de boca torcida llevó a su personaje a las arenas del desierto para ajusticiar a los hijos de Alá. Da la casualidad que al final del mandato de George Bush (2001-200_) hijo, Stallone vuelve a la carga con la última bala en su cargador: John Rambo.

    De qué va. El ex boina verde está radicado al norte de Tailandia y vive cazando serpientes para un show. Hasta que un grupo de misioneros vienen a buscarlos para que los conduzca a Birmania, para dar asistencia médica a los redientes que son brutalmente asesinados por la milicia.

    Al hueso. El soldado regresa al lugar que mejor conoce, la jungla vietnamita, territorio del que acaso jamás debió salir. Y como los tiempos que corren son feroces, el ojo de su director y guionista, el siempre inflado Silvester Stallone, no se permite la más mínima sutileza. Como en un filme de Snuff, donde la única motivación es contemplar mutilaciones reales, en la cuarta parte de Rambo todo es brutalidad. Desde soldados que vuelan despedazados por los aires, criaturas que son aniquiladas a culatazos, miembros que son amputados de un disparo y la lista de atrocidades no para.
    Por momentos pareciera un videojuego siniestro en donde el espectador está al mando de un personaje que debe exterminar a todos los que se pongan frente a la cámara. Cuando la justificación del realismo transgrede ciertos límites (la masacre en primer plano de unos niños no era necesario) la violencia desmesurada se convierte en pornografía. El resto es pura anécdota. Bien filmada, con un guión creíble y mucha sangre.

    En definitiva. Para personas con mentalidad republicana. Para quienes aman la guerra. Para quienes piden mano dura. Para quienes lustran su escopeta todas las noches.
    Score: 5/10

    SEGUIR LEYENDO...

    EL INFIERNO TAN TEMIDO

    Después de ver No country for old Man (2007) de los hermanos Cohen, esperé con paciencia los créditos finales para descubrir quien era el autor de un argumento tan demencial. Así me enteré que era obra de un tal Cormac McCarthy (sí, hasta entonces lo ignoraba). Así fue que recordé que apenas unos días atrás un amigo me recomendó una novela de corte apocalíptico llamada “La carretera” que germinaba en los vodeviles culturales. Por este trabajo el tipo ganó nada menos que el Premio Pulitzer 2007 y en Argentina se consigue una traducción de Luis Murillo Fort, de editorial Mondadori, que cuesta 32 mangos.

    Para los críticos (que siempre exageran un poco) “La carretera” es considerada una de las mejores novelas que retratan un holocausto en la tierra. La trama gira en torno a un padre y un hijo que franquean transversalmente Estados Unidos, en un mundo de cenizas, con un sol a punto de extinguirse y la amenaza de una nueva era glaciar sobre sus espaldas. Encima, casi no hay gente en la tierra y los pocos sobrevivientes se devoran unos a otros porque nada puede crecer en una naturaleza intoxicada.

    Dueño de un carácter bastante insular, McCarthy suele esquivar todo tipo de entrevistas. En una de las pocas que concedió en los últimos años, comentó acerca de su nuevo libro “es una declaración de amor a John Francis, mi hijito de ocho años". Y aunque los puritanos se santiguen, confesó que "disfruto mucho siendo un best-seller”. El escritor tiene hoy 75 años, y parece que no volverá a hablar con la prensa por mucho tiempo.

    Aunque lleva escritos una docena de libros y se adaptaron varias películas con sus textos, recién ahora el mundo literario le dedica su deslustrada sonrisa. En el New York Times ven muchos puntos en común con William Faulkner, de quien aseguran, tomó prestado ese vocabulario furtivo, la puntuación escasa, el recurso del dialecto y el sentido del mundo concreto.

    En cambio, el teórico literario estadounidense Harold Bloom lo considera uno de los cuatro mayores novelistas de su tiempo, junto a Thomas Pynchon, Don DeLillo y Philip Roth. Además de Faulkner se lo suele comparar con Herman Melville, aunque por la importancia que en su prosa tiene tanto el viaje como el río, se le podría asociar a Mark Twain, y por la causticidad y precisión de su pluma, porque no a Jim Thompson.

    Habrá que seguirlo de cerca y revisar algunos de sus títulos editados en el país. Por lo pronto, todos los cañones apuntan a "La carretera", que ya tiene fecha de estreno en la pantalla grande para fines de este año. Sus protagonistas serán el cuervo Viggo Mortensen, Charlize Theron, como marido y mujer. La dirección está a cargo de John Hillcoat, quien tiene el crédito abierto luego de hacer el muy recomendable wenster The Proposition (2005).


    Link de interés

  • Sitio oficial

  • Diario el mundo

  • Datos en IMDB

  • Diario Página 12

  • En Wikipedia

  • Especial New York Time

  • SEGUIR LEYENDO...

    CUIDAD DE NADIE

    TITULO: Ciudad de los hombres
    ORIGINAL: Cidade dos Homens
    ESTRENO: (sin fecha)
    ORIGEN: Brasil
    AÑO: 2007
    DURACION: 110
    DIRECTOR: Paulo Morelli
    REPARTO: Douglas Silva, Darlan Cunha, Jonathan Haagensen, Rodrigo dos Santos
    GUIÓN: Paulo Morelli, Elena Soarez
    WEB OFICIAL:
    www.cidadedoshomens.com.br/pt

    Antecedentes. En el mundo del espectáculo -música, maestro- conseguir un triunfo es tarea para unos pocos. Esta conquista duplica su valor cuando la disputa es en territorio ajeno (el gol de visitante vale doble).Es decir, si un director de cine llega con su rollo a Hollywood y logra el reconocimiento del público y la crítica, nadie puede cuestionar su talento.

    Cuando los aplausos se enfrían, su creador puede decidir cerrar el guión y buscar un nuevo desafío o, seguir machando la cáscara de la fama.
    Algo de esto último le ocurrió al talentoso Fernando Meirelles, quien luego de los elogios cosechados por Cidade de Deus (2002), se encargó de adapatar para la televisión Cidade dos Homens (2002 – 2005), una serie que tuvo cuatro temporadas exitosas, basadas siempre en el acreditado filme. No conforme con esto, cedió los derechos para que se hiciera una película que cargara el mismo título de la serie.

    De que va. Narra las desventuras de Acerola y Laranjinha, dos amigos de toda la vida que viven en una de las fabelas más peligrosas de Río de Janeiro. Mientras dos bandos se disputan el control del cerro principal, estos chicos intentaran hallar quienes fueron sus verdaderos padres y se verán envueltos en más de un tiroteo.

    Al hueso. Como un paria sin destino o una liendre sin cuero, Cidade dos Homens pretende sacar algún rédito de la exitosa Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Así, se vende como una continuación, derivación o cualquier otro cordón que la ligue a su antecesora. Pero el techo le queda demasiado alto y al no poder alcanzarlo, se dedica a dar pequeños saltos en el lugar, para intentar llenar el tiempo con una violencia estilo CNN y postales Made in Rio.

    El gran tropezón llega por el lado de sus personajes, quienes carecen de la profundidad y la ambigüedad moral de los anteriores. Caracterizaciones tibias, sin picardía, puro material de exportación. Como si el director intentara comunicar al mundo que “los brasileros son derechos y humanos”.

    En definitiva. Un filme para mirar sin ver, como esas novelas de la tarde en donde de antemano, se sabe como van a terminar.
    Score: 4/10

    SEGUIR LEYENDO...

    Generación Beat (intro)

    La generación beat (o simplemente los beatnik) fue uno de los movimientos literarios más influyentes en la historia de los Estados Unidos, en la década del 40. Del útero de esta bohemia oriunda de la cuidad de San Francisco (¿franciscano? Sería el adjetivo), nació el hippismo y el concepto de contracultura, como tradición de resistencia intelectual.

    Su evangelio formativo se caracterizaba por desplazamientos kilométricos entre varios estados, el uso de drogas para vulnerar la conciencia, las parrandas sin intervalos diurnos, una desprejuiciada libertad sexual y un sistema de escritura automática, que guardaba muchas similitudes con el Surrealismo. Su objetivo era desmantelar los valores puritanos del americano aristócrata (que se engloba bajo las siglas W.A.S.P., por White, Anglo-Saxon Protestant).

    El grupo fundador estaba constituído por Jack Kerouac, Neal Cassady, William Burroughs, Herbert Huncke, John Clellon Holmes y Allen Ginsberg. En 1948 se unieron Carl Salomon y Philip Lamantia; en 1950 Gregory Corso; y en 1954 Lawrence Ferlinghetti y Peter Orlovsky. Las obras canónicas de este movimiento son: “En el camino”, de Jack Kerouac y Aullidos, de Allen Ginsberg, que fueron adoptados como un símbolo universal de la libertad total.

    El video, filmado en el café literario City Light, en pleno barrio italiano de San Francisco, era el punto de encuentro obligatorio para todos los beatniks. El mismo, es una charla debate entre Allen Ginsberg y Neal Cassady, dos de sus miembros originarios.

    SEGUIR LEYENDO...

    NUEVE POR TRES

    TITULO: Los nueves

    ORIGINAL: The Nines
    ESTRENO: (sin fecha en Argentina)
    ORIGEN: Estados Unidos
    AÑO: 2007
    GENERO: Ciencia ficción
    DURACION: 99 minutos
    DIRECTOR: John August
    REPARTO: Ryan Reynolds, Hope Davis, Elle Fanning, Melissa McCarthy, David Denman, Sean Andrews, Ellen Treanor.
    GUIÓN: John August
    MÚSICA: Alex Wurman
    FOTOGRAFÍA: Nancy Schreiber
    WEB OFICIAL:
    www.lookforthenines.com



    Antecedentes. Los pases de guionista a director son más frecuentes de lo que uno puede suponer. Y John August no es ninguna excepción. Fue guionista de Tim Burton en “Charly y la fábrica de chocolate” (2005), “Big Fish” (2003) y compuso las letras de “Corspe Bride” (2005). Ahora se largó sólo y para ver como se desenvolvía, le entregaron un moderado presupuesto y figuras de segunda línea. Por lo visto, se puede afirmar que aprobó el examen y en un futuro, lo veremos en un reto mayor.

    De qué va. Tres historias con un mismo protagonista que se van mezclando en forma paralela, llegando a cuestionar el sentido de la realidad.

    Al hueso. Si uno quisiera ser determinante, podría concluir que el filme es una mezcla entre “Lola Rennt” (1998) y “The Truman Show” (1998). La pregunta es ¿puede salir algo interesante de esta mezcla? La película fraccionada en tres sectores, adhiere a la idea hegeliana de un pasado finito (lo que sería la tesis o primer acto) que se funde con futuro infinito (antítesis o segunda parte) y de la fundición de los extremos surge el presente o el todo (que haces las veces de una síntesis continuamente emergente).
    La primera media hora arranca con toda la vitalidad. Uno piensa, si esto sigue así, estamos ante una obra de considerable valor. Pero la segunda parte empieza a perder fuerza y termina por hundir al espectador en el fondo de la butaca. Para el cierre vuelve a recobrar la marcha, pero no es lo suficientemente convincente como para recuperar el agotamiento que causó el entreacto.

    En definitiva. Una historia que intenta algo diferente a los modelos convencionales. Con una idea filosófica que cuestiona la existencia y la posibilidad de un dios. Muy entretenida y con la dosis justa de intriga.
    Score: 7/10

    SEGUIR LEYENDO...

    Cubo mágico de Pinhead

    Ingeniosa publicidad de PlayStation 2. Los principistas podrán argumentar que con un Photoshop y algo de técnica se puede lograr cualquier barbaridad, y es cierto. Pero hay que estar tronado, para imaginar esta situación digna de Hellraiser o el cubo mágico.

    SEGUIR LEYENDO...

    Saludando a Oscars (parte I)

    Cualquier persona sensata sabe que los premios Oscar constituyen un circo globalizado que funciona como una promoción directa de sus manufacturas, en este caso, las películas. También se sabe que los televidentes están cada vez más preocupados por el vestido de quienes desfilan por la pasarela, que por el contenido de los títulos en competencia. Prueba de esta decadencia es que la ceremonia -otrora todo un acontecimiento familiar- ya no se transmite más por canales de aire y se disputa un bocado de puntos en la despiadada grilla del cable.
    Pese a todas estas consideraciones adversas, un breve recorrido por los principales títulos en competencia.*

    Películas:
    Expiación, deseo y pecado (o simplemente “Atonement”)
    Aburrida de principio a fin. Se podría calificar como la paradójica historia sin historia. A Keira Knightley, como ocurrió con la insulsa Scarlett Johansson, mejor guardarla por un tiempo, porque cansa verla en todos lados.

    Juno (“La vida de Juno”. Nunca la van a dejar tal cual es) Comedia de situaciones muy lavada, que a los diez minutos empieza a desteñir. Su virtud (o acaso su traspié) no llega a emocionar ni tampoco a mover una sonrisa. Ideal para ver un sábado a la tarde con los chicos, en casa, por supuesto.

    Michael Clayton (idem) Está bien. Pero nadie va a recordar de que se trataba al salir del cine. El argumento….este… Georgeo Clooney, en fin.

    Sin lugar para los débiles (“No country for old man”) La más prometedora de todas. Vuelven los mejores Cohen, esos de Simplemente sangre. Despiadados, salvajes, sin tregua y con esos finales al estilo Barton Fink (1991).

    Petróleo Sangriento (“There Hill be blood”) La única que puede meter fuerza. Aunque todavía es una incógnita.


    *N. del A. ¿Como se justifica semejante despliegue? La verdad es que no lo se.

    SEGUIR LEYENDO...

    PUERTO A LA MELANCOLIA

    Confirmado, en abril Portishead (no confundir con la marca de ropa) edita su postergadísimo tercer disco en estudio; no olvidar que PNYC (1998) es en vivo y si bien los temas suenan diferente, no ofrecía material fresco.

    Según el
    sitio oficial la placa se va a titular Third (es el tercero, como dije). Un dato a tener en cuenta, los chicos de Bristol están rodando por Europa y ese es un buen síntoma. Quien te dice que algún día la nave no aparece por Ezeiza y se quedan a tomar el té.

    La pregunta que ronda las orejas de sus seguidores es si el trabajo estará a la altura de los anteriores o piensan hacer la fantochada Massive Attack: volver con un disco al estilo 100th Window (2003) que en lugar de acumular prestigo, resta credibilidad.

    Es de turro admitirlo pero los pergaminos de Portishead vencieron hace tiempo y hoy, sólo cuentan para el recuerdo. Lo que implica que no pueden volver con el “raspadisco” o el gritito de conchunda que mete la Gibbons. Tienen que ensayar algo diferente y el sonido que logren, necesariamente, tiene que adaptarse a los códigos de esta generación.

    Supongo que para rozar la gloria deberían hacer algo semejante a lo que Aloan hizo con Better In Springtime (2007), pero bueno, ya lo hizo
    Aloan. ¿O ahora graban con seudónimo? No me jodan.

    SEGUIR LEYENDO...

    El regreso de la montaña

    TITULO: Crimen y lujuria

    ORIGINAL: Lust caution (Se, jie)
    ESTRENO: 13/03 (Argentina)
    ORIGEN: Taiwan
    AÑO: 2007
    DURACION: 156
    DIRECTOR: Ang Lee
    REPARTO: Tony Leung, Joan Chen, Wei Tang, Lee-Hom Wang, Johnson Yuen, Chih-ying Chu, Anupam Kher
    GUIÓN: James Schamus, Hui-Ling Wang (Historia: Eileen Chang)
    MÚSICA: Alexandre Desplat
    FOTOGRAFÍA: Rodrigo Prieto
    WEB OFICIAL:
    http://www.deseo-peligro.es/


    Antecedentes. Después del éxito de Secretos en la Montaña (Brokeback Mountain - 2005) Ang Lee muestra sus cartas. Lo más llamativo es el regreso del director taiwanés a oriente. Pero el tipo no se quiere casar con nadie y va mechando. Una en chino (Crouching Tiger, Hidden Dragon - 2000) por dos en gringo (Chosen - 2001, Hulk - 2003) y así parece que cierra la ecuación.

    De qué va. Para el que no quiere profundizar en la trama, alcanza con saber que está basada en un relato corto de Eileen Chang (1920-1995), en donde se narra la conspiración para asesinar a un presunto colaborador de los japoneses, durante los años 40, tras la II Guerra Mundial. Cortito.

    Al hueso. Por la ambientación parece un filme de Wong Kar Wai. Y no sólo porque la protagoniza Tony Leung (In the Mood for Love - 2000, 2046 - 2004) sino también por la lluvia que cae desde los techos, ese erotismo que humedece los cuartos, el deseo como naturaleza (diría Georges Bataille) y sobre todo, por la lentitud de la narración.
    En líneas generales la historia es atrapante aunque utiliza demasiadas escenas para resolver una situación. Algo bastante grave si lo juzgamos desde una butaca occidental, que por cierto, fue “Mcdonalizada” por esa idea de rápido y sin demoras. Pero como esto es cine y no comida, el axioma puede no aplicarse.

    En definitiva. Para ver con tiempo, si es posible en el cine y con ganas de disfrutar un relato áspero, que sacude con escenas de sexo fuerte, aunque sin golpes bajos, todo presentado con mucha elegancia.
    Score: 6/10

    SEGUIR LEYENDO...

    Lenny, el morocho de Manhattan

    <<Mientras sigo estas línea, voy haciendo sonar a Lenny Kravitz, en It Is Time For A Love Revolution y aunque siempre me resultó muy comercial su estilo de música (salvo en los dos primeros discos), debo reconocer que lo que estoy escuchando no está mal.
    Seguro que después de tanto raspar las canciones por las radios teen termino por arrepentirme de lo que dije. Pero esta primera escucha, es positiva. Las guitarras están correctamente afinadas y en los coros, no pone esa vocecita de negro culeando. Veremos como sigue.

    SEGUIR LEYENDO...

    Tiempos de histeria



    Los antiguos decían que la paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal y, a pesar de lo que sufra el hombre no se deja dominar por ella. Esto lo lee uno ahora y no tiene más alternativa que reírse. Pero en su momento era palabra sagrada. Todo era sacrificio. No como ahora (vagos de mierda) que es pura joda.

    También leí por ahí que "la clave de la paciencia es hacer algo mientras esperas".

    Desde ya anticipo que no adhiero a esa idea apostólica de "la paciencia es esperar sin quejarse". Soy una persona quejosa, todo me molesta y se lo hago saber al mundo.

    Como me considero un poco cobarde, me simpatiza la máxima "Más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades..."

    Todo esto viene a cuento de que soy una persona muy impacientes (jeje) así que espero tener la templaza para no seguir destruyendo lo que está en pie.

    y que,....



    SEGUIR LEYENDO...

    Guelcome!!!!

    El comienzo del fin o el inicio de una marcha.

    Nunca se sabe.
    El tipo de sitio al que nunca entraría si estuviera en su lugar. Pero como hay gente para todo, nunca se sabe. (Groucho rMx)
    Con la idea pretenciosa de la crítica, arrancamos esta fiestita en donde no va a faltar comentarios de cine, música, radio, libros y los gorritos para el carnaval.
    Todo por el precio de un clic.
    Espero que sea de su agrado y los espero/a. Prometo escribir seguido y mucha torta (no, bomba y bomba, no) de todos los sabores, menos chocolate, porque no me va loco...

    SEGUIR LEYENDO...